jueves, 13 de noviembre de 2008
Pinapple Express, Otra Joya de la Factoría Apatow
Luego de un impasse algo más extenso de lo esperado, volvemos con una crítica que invita a que "vean esta película". Pineapple Express, una nueva joya dirigida por David Gordon Green (del que no hablamos nada) y producida y escrita por Judd Apatow, Seth Rogen y Evan Goldberg (a los que le damos todas las loas).
Triada gloriosa esta de Judd Apatow, Evan Goldberg y Seth Rogen. Sus películas rebozan de cualidades. Personajes coloridos que llevan historias únicas e irrepetibles. Tal como sus creadores, estos tipos suelen ser tres (Pineapple Express, Superbad, Drillbit Taylor), suelen ser jóvenes o adultos con actitudes adolescentes (Los amigos de Virgen a los 40 o Ligeramente Embarazada). Suelen estar tirados al costado de un camino horizontal "Angelino" que los incorpora en la primera o segunda escena de la película y los va desarrollando sin dilación haciendo de esta experiencia una verdadera maravilla.
En Pinapple Express, película audaz, delirante y violenta, la mayoría de las miradas se van a posar en el tema "drogón" que mueve la acción, suerte de McGuffin. Sin embargo, (como ocurre en las pelis bendecidas por Apatow) será la conformación narrativa en pantalla de este duo desparejo(los maravillosos Seth Rogen y James Franco) y finalmente de un trio antológico(sumando al genial Danny McBride)lo que nos haga sacarnos el sombrero.
Estos personajes no sólo son posibles dentro de su propia magia (un mundo particular que no existe pero a la vez es terriblemente real y moderno) sino que además son mágicos, lo que implica una doble originalidad. Apatow, Rogen y Goldberg no son novatos en esto, están acostumbrados y nos están acostumbrando a estas pequeñas maravillas.
Pinapple Express habla de droga y la muestra pero, siguendo esta mirada irrepetible y casi infantil, también habla de un mundo particular. Un mundo ganado por la desidia y la miseria. Un mundo corrupto donde todo se rompe, todo se mata una o dos veces y vuelve a caminar y se vuelve a matar. Y a los tiros limpios, claro.
Donde los malos viven arriba y los buenos viven en el auto. Un mundo extremadamente "Norteamericano". Apatow y compañía pergenian aquí una de sus películas menos inocentes en ese aspecto. La cantidad de muertos que contiene esta comedia la hace algo especial. La escena final, extensa y fantástica, no tiene nada que envidiarle a aquella gran comedia de tiros y tragedia que fue la Scarface de De Palma.
Pero, como hablamos algunas veces ya, P.E. no deja nunca de ser una gran comedia, con grandes personajes, grandes "oneliners", grandes momentos, grandes actores. Con o sin droga esta es una película coherente, entretenida, desprendida, generosa y sumamente graciosa.
Los buenos ganan, sobreviven a las balas y pueden hablar de este mundo dificil y, casi como un chiste interno, pueden charlar sobre la formación de la amistad. Todo eso en una película "de drogones", parece mucho logro pero para la creativa sociedad Apatow, Rogen y los suyos, es ya casi una obviedad necesaria.
miércoles, 22 de octubre de 2008
Tres Críticas y Ninguna Flor...
Vamos con tres nuevas críticas. Dos son sobre películas que aun están dando vuelta en las carteleras de Buenos Aires y otra tiene que ver con una especie de furor en Internet.
Espejos Siniestros.
Sin remordimiento alguno, Espejos Siniestros es un promocionadísimo ejercicio del más burdo cine industrial. Otra muestra de esta penosa moda de "remakes" en serie que ya no emociona, asusta o ilusiona a nadie.
Una historia sin profundidad alguna, escenas garabateadas que no asustarían ni a un pequeño grupo de infradotados y una serie de vueltas de tuercas tan pedorras como innecesarias que no sólo no agregan el más mínimo condimento sino que suman incoherencia, tedio y más aburrimiento.
Keifer Sutherland, que, hay que decirlo, está mejor en aquella publicidad de autos, expone una actitud monocorde digna de un Nicolás Cabré. El resto del cast está igual o peor que él. En definitiva, para no perder más tiempo, este enjendro firmado por Alexander Aja regala bronca y sueño (en el órden que ustedes quieran o se banquen)
Escondidos en Brujas
Película despareja, triste, cambiante. Dos gangsters esperan nuevas directivas en Brujas luego de un extraño trabajo en Londres, la base de la acción es simple. Comedia negra, policial truculento, película de "parejas desparejas", todo entra.
A mi, así como pasan los días, me sigue intrigando. No sé bien si me gustó o si realmente me dejó el sabor amargo de la decepción. Quizás la proximidad en mi gusto personal con la aburrida y hermosísima ciudad belga traicioné en parte mi pensamiento crítico.
Ciertamente a esta película le caben comentarios tan buenos como malos: Buenos porque nunca adopta una posición estática y mueve el control de las escenas con una actitud casi lúdica. Colin Farrell y Brendan Gleeson están convincentes, desarrollando un humor muy inglés desestructurando la gravedad de las escenas. La narración se rompe en el absurdo con excelente timing. Pero... hete aquí que no toda la película va por los mismos carriles. Quizás porque la falta de gravedad a veces se toma por falta de fuerza.
Ahora bien, este movimiento hacia el desorden divierte pero no termina de encaminar. Y el manotazo hacia la seriedad británica lleva a una confusión bien intencionada pero sumamente molesta. En el cambio de género, que la acerca al policial trágico, la película comienza a dejar lo lúdico de lado para tomarse cada vez más en serio. Y realmente la pifian (El personaje de Ralph Finnes es fino e irónico pero a la vez define esta nueva dirección de seriedad y arruina la historia).
Esta seriedad insalvable apenas retocada por un par de historias accesorias termina en una resolución un tanto agria que nos rompe el corazón.
Seguiré pensando en Escondidos en Brujas como un buen intento que se deja ganar por el "qué dirán".
Zeitgeist II, Addendum.
Básicamente, Zeitgeist es un documental producido por Peter Joseph que se ha difundido por Internet. Las bases de la primer edición de Zeitgeist era demoler con la mayor convicción posible tres pilares de la política, la vida religiosa y el pensamiento ecónomico dominante. Se hablaba en esa primera edición del cristianismo, los ataques terroristas y la falsedad del 11 de Septiembre y sobre el sistema financiero internacional y la Reserva Federal estadounidense. Algunos de los planteos de aquél primer envío eran sumamente interesantes aunque el documento pecaba de un poco de ombliguismo.
Algunos hasta vieron un carácter premonitorio en ese último postulado. Sinceramente la conceptualización que Joseph hace sobre el sistema financiero es básica.
Lo interesante de Zeitgeist era esa increíble aparición casi clandestina que lo convirtió en una suerte de secreto a voces, algo que cada vez se repite más en internet. Sus planteos, un poco explosivos, un poco inocentes, un poco apocalípticos, un poco elementales, eran, si no otra cosa, una excelente oportunidad para la charla. Muchos grupos (reales o virtuales) han charlado largo y tendido sobre las posturas de Zeitgeist. Eso, como actividad social, es siempre bueno.
Profundizando en apariencia la tercera de las tesis de la primera versión sale a la luz ahora la segunda entrega de Zeitgeist llamada "Addendum".
Las casi interminables dos horas del nuevo documental se posan sin medias tintas en la forma en que la Reserva Federal y su facultad de "crear dinero" nos cuelgan al cuello nuestra partida de defunción social. Cómo la libertad es algo imposible, ya que vivir en esta sociedad significa deber y deber significa ser esclavo. Interesante, pesada y con poco carisma esta nueva aparición del popular documental se desliza hacia algunos lugares comunes. Ahora... lo que realmente no entendí o no terminé de comprar es que bajo la apariencia de la búsqueda de soluciones (ese era el planteo que prometía cumplir esta edición) Joseph y su niño terrible, terminen por desenmascarar un proyecto cuasi "New Age" llamado Proyecto Venus que, aun en su velada ingenuidad idealista y su valioso romanticismo, no deja de ser una irremediable falacia. Luego de una hora y pico de palos ni hay nada que nos pueda llevar hacia el camino de las soluciones que pretende aplicar Zeitgeist con su pretencioso Proyecto Venus.
Veremos cómo continua esta saga polémica, querible, algo combativa y reflexiva. Si algo ha logrado es hacernos pensar y charlar un rato y eso es suficiente para recomendar su visión aun cuando sus resultados no siempre sean los mejores.
jueves, 9 de octubre de 2008
My Beloved Monsters... (Hellboy II: El Ejercito Dorado)
Seré directo: Hellboy II es una maravilla. Una construcción freak de una entereza humana increíble. Hellboy, como casi toda la filmografía de Guillermo del Toro (aquí dispuesto a mostrar toda su cinefilia), es una película chispeante, llena de color, fantasía, entretenimiento y un manejo de la acción imaginativa imperdible.
Son varias las cualidades del film, está dicho, y también, si nos ponemos a hilar fino, podrían ser algunas las fallas (una historia principal un tanto débil, conclusiones narrativas algo aceleradas) pero lo que subyace es una sútil mirada humana en la definición de estos dulces y monstruosos personajes. Lo que subyace realmente es el AMOR. Hete aquí la historia y el secreto que hace de ésta una película especial.
Hellboy es desproporcionado y brutal pero está enamorado de la arisca y super femenina Liz Sherman (Ron Pearlman, perfecto en cuerpo y forma, y Selma Blair, sufriente heroína de belleza melancólica). Es en la diferencia terrible donde ellos encuentran amor. Abe (Doug Jones, genial), el adlater eficiente y medido, híbrido acuático, que agrega a su Hawksiana búsqueda del deber cumplido un nuevo poder: EL AMOR. El profesor Broom (John Hurt) trata al niño/adulto, adulto/niño con la calidez de un padre no de un científico. Su cuidado bondadoso sólo se explica con AMOR. Y, finalmente, el alcahuetísimo Johann Krauss, nuevo integrante de la troupe, deja su hermético fundamentalismo para flexibilizar el alma: él también sufrió por AMOR.
Esto, en conclusión, es lo que hace de Hellboy II una maravilla. Ser y dejarse ver como una película movida por el AMOR es responsabilidad de estos freaks que consiguen aceptación en un mundo oscuro y escapista (no puedo dejar de pensar en el Batman de Nolan recorriendo el camino inverso) a base de sus colores, sus golpes, sos dolores, todos ellos consagrados a lo sensible.
Del Toro y sus niños son sensibilidades puestas en acción y es muy dificil no encariñarse con sus gestos, sus luchas. Es muy complicado no reirse o emocionarse con sus bromas, sus charlas. O con aquella antólogica escena donde Abe y Hellboy embrigan sus penas (de AMOR, claro).
Hellboy II es una película explosiva y tierna. Con una acción y una calidez que en tiempos de oscuridades varias parece defender con fuerza ideas casi revolucionarias.
miércoles, 24 de septiembre de 2008
"Ya es muy tarde": Ratatouille
Desde su primer colaboración con Disney en 1994 -la excelente Toy Story-, Pixar ha demostrado no solo un manejo brillante de las últimas técnicas en animación digital, sino además un genuino amor por las buenas historias, algo que Disney comenzó a perder desde ese momento.
En la empresa del viejo Walt, nada de lo que siguió estuvo a la altura de clásicos anteriores como La Bella y la Bestia o El Rey León. El desgaste fue tan patente que pronto recurrieron al viejo truco de las secuelas directo al maxikiosco: Peter Pan 2, El Libro de la Selva 2, El Rey León 3 o tantos otros clásicos revisitados con bajísima calidad artística.
Paralelamente, Pixar comenzó a establecerse como la empresa líder en animación digital, sosteniendo sus trucos visuales con historias memorables y personajes queribles. Es al día de hoy que producciones como Monsters Inc o Buscando a Nemo son consideradas algunas de las mejores películas de animación de la historia.
La sociedad Disney-Pixar estaba estipulada por contrato para cinco largometrajes y una vez terminados, en 2004, las empresas rompieron relaciones. Pero en 2006 Disney compró Pixar Animation Studios y cedió el control de su estudio de animación a los directores creativos de Pixar –cuya cabeza era el propio Lasseter.
***
Ratatouille es la segunda película lanzada por Disney-Pixar desde su fusión definitiva (la primera fue Cars, el año pasado), y la dirigió Brad Bird -el encargado de Los Increíbles.
El film nos presenta a Remy, una rata con un desarrollado sentido del olfato que se maravilla con el mundo culinario y sueña con convertirse en un gran chef francés. La premisa que subyace la narración es un marcado anti-elitismo (sintetizado en su lema “cualquiera puede cocinar”), pero a la vez un rechazo al abaratamiento y la industria berreta que cobran forma en los productos congelados que vende el villano de la película.
La animación en CGI es superlativa: los paisajes y las tomas son un verdadero festín visual. Y la historia, verdadero pilar del relato cinematográfico, tiene un corazón: hay conflictos bien ubicados, algo de suspenso, un sutil sentido cómico, personajes adorables. La música es excelente y los escenarios parisinos son tan bien emulados al punto tal que los carteles y otras indicaciones aparecen en francés (algo tan obvio que, sin embargo, Hollywood jamás respetó).
En suma, otro éxito rotundo de los estudios Pixar y posiblemente la mejor película de animación del año.
viernes, 19 de septiembre de 2008
Porque sí...
Impulso: Nunca terminé de saber realmente si esta película era buena, integra, inmensamente tierna o una sucesión de lugares comunes un tanto berratas que podrían haber sido evitados. Nunca supe si alguien dirigía, si alguien actuaba, si alguien producía. Nunca tuve el más mínimo espiritu crítico sobre "Once".
Nunca.
Hechos: Hace ya varios años, estando yo en Dublin, tuve la suerte de conocer a The Frames, la banda que lidera Glen Hansard. Desde su aparición en pequeños pubs hasta sus rutilantes conciertos en el Pheonix Park, The Frames cultivó una coherente carrera llena de excelentes discos repletos de hermosas melodías. Fitzcarraldo, For the Birds, Burn the Maps, The Cost, son ejemplos (y recomendación para aquellos que quieran bajarlos y disfrutarlos)suficientes.
Hansard, tomándose un respiro con los Frames, unió fuerzas hace unos años con la increíble instrumentista y cantante checa Marketa Irglova, en un duo que llamaron The Swell Season. El disco que editaron en 2006 derivó en la película "Once" y el resto es la historia que quería contarles pero no sé cómo. A cuento de nada, porque sí.
Ellos: Glen y Marketa se conocen en la calle. El canta, ella deambula. El sufre, como artista, como excusa. Ella esconde su arte, por definición, por necesidad, por geografía. Ellos se conocen y caminan. Cantan Falling Slowly, esa hermosísima pequeña obra de arte de una simpleza emocionante, como si el tiempo se detuviera y logran una escena tan melancólica y brillante, tan feliz en su contexto creativo.
Ella y él nos regalan "Say it to me Now" con Handard al borde del colapso lacrimógeno. Nos arropan con tristeza despojada con "If you Want Me" o "Leave" o "When your Mind´s Made up". Nos golpean debajo de los limites permitidos con "Lies" (El video clip/montaje paralelo provoca un dolor lacerante).
Ellos se pasean haciendo de músicos, siéndolo, actuando menos de lo necesario o más de lo recomendado. Porque sí.
Yo: Adorando cada canción hasta el cansancio. Recomendando una película de la que dudo como tal pero que amo con los ojos cerrados. Porque sí. Por Glen, Por Marketa, porque también las canciones pueden ser fotografías en movimiento.
jueves, 18 de septiembre de 2008
No Te Metas con Adam!
Hablando de descontrolados y creadores... llegó a los cines argentinos una nueva película de Adam Sandler (Sí, son de él aunque esta, por caso, la firme Dennis Dugan).
Admito esto: Aunque Adam es uno de mis héroes personales muchas de sus últimas aventuras lo vieron patinando. Click y Spanglish fueron abiertos desastres. Lastimosas excursiones por una media tinta bastante vergonzosa entre el drama y la comedia. Con un poco de onda hay que llamarlas comedias dramáticas y en la carrera de Sandler explican un poco su intención de ser tenido en cuenta con algo más de seriedad. Como sea, son fallidos innecesarios que se suman a la oscura "Reing Over me", película olvidable (algún buen momento tiene, sobre todo cuando Sandler y Don Cheadle dejan de pensar en ese lacrimógeno guión "Once-de-septiembre-dependiente").
"No te metas con Zohan" trae como novedad la unión creativa de Adam con el genial y multifacético Judd Apatow. Juntos escribieron un entretenido disparate cuya sinopsis podría ser: Ultraviolento agente del MOSSAD decide abandonar la lucha, fraguar su propia muerte y viajar a la tierra de las oportunidades (Sí, Nueva York, ese mundo aparte dentro de los Estados Unidos) para iniciar allí una carrera como peluquero.
Toda esta secuencia empieza y termina con el mismo nivel de descontrol, clásico registro Sandler.
Zohan, personaje fenomenal, es grasa, es desubicado, tiene un apetito sexual extremo, dá kitsch, dá gay. Encuentra un entorno, se enamora y, para mayor disfrute, Zohan (o Sandler), se corre del centro de la acción para dar lugar a que sus amigotes se luzcan. Así aparecen John Turturro, Rob Schneider, Kevin Nealon o Dave Matthews, todos ellos insuperables.
"No te metas..." es graciosa en su absurdo, tiene un mensaje entre obvio y bien intencionado. Ese mensaje (el entendimiento entre israelíes y palestinos) nunca es más importante que la impronta caótica que mueve a los personajes hacia un humor descabellado y simple. Ese mensaje sólo justifica una resolución que no resulta tranquilizadora sino que actúa como broche final para una sucesión hilarante y necesaria. Nada importa demasiado, a decir verdad. Ni siquiera el afán, entre político, escatológico y sexual, que logra que una gran cantidad de los chistes no sean entendidos por la platea telúrica (Mucho Hillary, mucho Obama).
Zohan es la vuelta de Sandler al humor más descontrolado pero tierno. Quizá Apatow sea responsable. De su pluma han salido algunos de los mejores personajes de comedia de los últimos años.
La liviandad, fuente de crítica de los "Sandler-detractores", es cuna de las mejores virtudes de sus creaciones. Amamos al Sandler niño-adulto al que el mundo le da vuelta la cara. Zohan, como en sus últimas pelis fallidas, es directamente adulto. Sin embargo, aquí su extraño comportamiento (cómo se viste, cómo habla, qué música escucha, cómo se relaciona con sus pares y su trabajo) lo retrotrae a la adolescencia. Ya lo hizo Billy Madison, ya lo hizo Happy Gilmore, ya lo hizo el único e irrepetible Barry Egan. Es cierto que Zohan está un escalón apenas más abajo que todos esos ejemplares pero solamente con eso alcanza para convertir su historia en una gran película.
lunes, 15 de septiembre de 2008
GoodBye, Rick
Suscribirse a:
Entradas (Atom)